José Paulino Ayuso: <i>Ramón Gómez de la Serna: la vida dramatizada</i> (Editum, 2012)

José Paulino Ayuso: Ramón Gómez de la Serna: la vida dramatizada (Editum, 2012)

    TÍTULO
Ramón Gómez de la Serna: la vida dramatizada

    AUTOR
José Paulino Ayuso

    EDITORIAL
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (Editum)

    FICHA TÉCNICA
ISBN: 978-84-15463-08-5. Murcia, 2012. 192 páginas. 13 €



Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) fotografiado antes de 1931 (fuente: wikipedia)

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) fotografiado antes de 1931 (fuente: wikipedia)

José Paulino Ayuso es Profesor Titular de Literatura española moderna y contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid

José Paulino Ayuso es Profesor Titular de Literatura española moderna y contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid


Reseñas de libros/No ficción
José Paulino Ayuso: Ramón Gómez de la Serna: la vida dramatizada (Editum, 2012)
Por José Miguel González Soriano, jueves, 4 de octubre de 2012
Popularmente famoso por sus greguerías, sus tertulias, su figura extravagante y cosmopolita y por su prolífica obra, encarnación del espíritu original y provocador de las vanguardias, en diversas etapas de su vida Ramón Gómez de la Serna –Ramón por antonomasia– escribió, dentro de su ideal de un “arte arbitrario”, una serie de piezas teatrales verdaderamente insólitas, polarmente distantes de lo que se podía ver en las tablas y que, en su mayoría, se quedaron sin representar. Era, como él mismo dijo, un teatro escrito para “el que no quiere ir al teatro”, pero que, sin embargo, tampoco pudo gozar con posterioridad la fortuna de ser difundido y reeditado en letras de molde, salvo en contadas ocasiones. A punto de conmemorarse el cincuentenario de su muerte, un 12 de enero de 1963 en su autoexilio bonaerense, José Paulino Ayuso, catedrático de Literatura Española de la UCM y autor de un considerable número de trabajos sobre teatro del XX y de ediciones poéticas –por ejemplo, la recientemente publicada en Visor de las Poesías completas de León Felipe– aborda ahora el estudio panorámico de la dramática de Gómez de la Serna en un interesante ensayo de valoración general, Ramón Gómez de la Serna: la vida dramatizada, de contenido denso, que reúne y clarifica todas las cuestiones relativas a esta poco conocida parcela de la obra ramoniana.

Nunca ha sido fácil clasificar la personalidad y la obra de Ramón. Cuando en 1988 se celebró el centenario de su nacimiento, quedó de manifiesto que, a pesar de los actos de homenaje, artículos y publicaciones, de su reivindicación, en suma, a consecuencia de una despolitización del canon literario español y un mayor aprecio de lo moderno por sí mismo, continuaba siendo un autor muy poco leído. Andrés Trapiello, en su prólogo a la edición de Pombo –el célebre cenáculo literario sustentado por Gómez de la Serna–, nos hablaba significativamente del “caso Ramón”, excepcional en nuestras letras, a quien se reconoce como una figura fundamental de la literatura contemporánea pero al que, en verdad, apenas se lee y continúa siendo, por ello, sustancialmente ignorado. Tal vez, como se ha señalado, sea la propia personalidad –desbordante– de Ramón, su gran influencia pública en la vida cultural española lo que, paradójicamente, ha ensombrecido la valoración de su labor creadora; el público –afirma Trapiello– se acerca a su obra esperando recibir de ella mucho más o, mejor aún, otra cosa: que les divierta pasivamente sin sospechar, en cambio, lo intrincado de su personalísima visión del mundo, en la cual reside su originalidad y su valor, pero también su dificultad; y de ahí el desapego subsiguiente.

 

Otro estudioso ramoniano, César Nicolás, al hablar de sus libros de greguerías nos proponía una lectura “a zambullidas”, de golpe por cualquier parte para luego abandonarla, diseminada y esparcida, en lugar de continua: “Una lectura interrumpida, a salto de mata, con fulgurantes intermitencias. Texto polimorfo y perverso como pocos, pues nos invita a nuevas zambullidas, a apariciones y desapariciones bruscas”... Al fin, presente en la memoria su imagen vestido de torero pronunciando una conferencia, o en un circo a lomos de un elefante, o retratado por Gutiérrez Solana en su tertulia de Pombo, con la botella de Ron Negrita delante de sí, podría sorprender a muchos, al adentrarnos en La vida dramatizada de Ramón Gómez de la Serna, la grave hondura humana de su teatro, la introspección en el carácter o hacia la psicología de los personajes, algo casi inexistente en otras de sus obras. Partiendo del análisis de los textos pero sin perder de vista su contexto ni que, en la trayectoria vital y literaria de Ramón, vida y obra se confunden en un mismo proyecto artístico, el presente ensayo de José Paulino nos aporta una visión general de todo el conjunto de su producción dramática, con el estilo minucioso, cuidadoso del contenido y la expresión que caracteriza siempre a sus escritos de erudición, con pasajes repletos de incisos y paréntesis de modo que las afirmaciones generales contenidas no abarquen más allá de la generalidad que deben abarcar, dejando a salvo las excepciones y los matices, pero a la vez sin exceso de notas a pie de página ni de bizantinas referencias bibliográficas, de estilo legible y con buena factura narrativa, accesibles por tanto para el público en general y no circunscritos tan solo al ámbito de la comunidad académica especializada.

 

Desgranados en diferentes capítulos del libro, los escritos de creación dramática de Gómez de la Serna se sitúan en tres momentos bien delimitados. En sus inicios literarios, en una primera etapa marcada por un radical escepticismo ante los principios y valores establecidos –Ramón fue un escritor “puro”, no intervino en asuntos políticos o sociales, si bien profesó ideas libertarias en su juventud– publicó quince dramas y una serie de pantomimas, entre 1909 y 1912, la mayoría en las páginas de Prometeo. Sometida a una doble coordenada, la crisis del arte en general y del pensamiento estético en Europa –cuyo indicio será la proclamación “futurista” de Marinetti– y la crisis de la forma dramática clásica –que se plasma en la influencia innovadora de autores como Ibsen y Maeterlinck, Wilde o Valle-Inclán, e incluso Chejov– la producción teatral tuvo así una importancia capital en la configuración del concepto de la vida y del mundo de Gómez de la Serna y fue una de sus actividades creadoras fundamentales de juventud; en ella encontró una fórmula artística, “síntesis gráfica” de su “concepción monística, antipragmática y decadente de la vida”. Serán piezas breves, de un solo acto la mayoría, profundamente subjetivas, con personajes a menudo irreales o imprecisos dentro de un espacio cerrado, opresivo; un teatro sin acción externa o un “teatro antiteatral”, sin intriga (lo que nos hace pensar en el “antiteatro” de Ionesco) y donde la configuración verbal del espacio y del tiempo adquiere asimismo su propia autonomía en las acotaciones, integradas en el texto a un mismo nivel de escritura.

 

Alguno de aquellos dramas, como La utopía, dedicado al escultor Julio Antonio, se acerca al tema convencional del creador incomprendido y al final suicida, con el arte como forma de realización personal; otros, como Cuento de Calleja y Desolación, tratan el doloroso final de la infancia ante el descubrimiento del misterio radical de la existencia, el amor y la muerte; mientras que Beatriz es una variante del tema de Salomé y la cabeza del Bautista, ya tratado por Oscar Wilde y anterior a la versión esperpéntica de Valle-Inclán. Otros de sus textos muestran un carácter coral, poblados de personajes simbólicos y muy exigentes de recursos escenográficos. El drama del palacio deshabitado trata del final de una aristocracia fantasmal, donde la presencia de la auténtica vida está ofrecida en los jóvenes que se entregan, en semejante lugar recóndito, a su pasión y placer físico. En El laberinto, se agolpan y se hacen oír los problemas de mujeres frustradas, reducidas en su humanidad por el hombre a través del halago, la sumisión, la mentira y el egoísmo; aquí Ramón hace gala de una sensibilidad por la condición femenina y la situación de la mujer contemporánea a la que no debía ser ajena su relación con la escritora y activista Carmen de Burgos (Colombine). Dentro de Los sonámbulos, se representa la vida de unos refinados crápulas que vagan por un hotel de Venecia, proyectando sus sueños más allá de lo real y lo carnal mientras que solo uno, “el extraviado”, busca a una mujer, alguien real. Ya en Los unánimes, la escena se desplaza a la ciudad moderna y los agonistas forman un submundo de descontentos y revolucionarios.

 

La crítica ha señalado, sin embargo, como la más conseguida de estas piezas iniciales El teatro en soledad, considerada precedente de lo que, años más tarde, llevaría a cabo Pirandello en Seis personajes en busca de autor. En ella, Ramón aborda en tres actos una forma de “teatro en el teatro” donde los personajes actores vagabundean, dialogan y se gritan entre las palabras de los tramoyistas, acomodadores, electricistas y conserjes, contraponiendo el drama de la vida, el drama verdadero, al que fingen con la mentira amanerada. La novedad de esta obra –resalta José Paulino– aparece en contraste con las que en ese momento se escriben y estrenan, pero es verdaderamente la culminación de la serie que Gómez de la Serna ha ido publicando y su despojamiento máximo, al confiar todo a la palabra en libertad y fluir creativo (pág. 66). Tras ella vendría El lunático, la última de este periodo, donde, por el contrario, se produce un retroceso en la búsqueda de la novedad dramática y –parece– “la liquidación simbólica (…) de su mundo y de su estética finisecular” (pág. 70), que determinaría entonces el abandono del teatro y su sustitución por otras formas literarias más experimentales.

 

Como temas principales de este teatro de juventud de Gómez de la Serna, han sido destacados el erotismo y la preocupación social. Pero ambos temas están estrechamente vinculados. Una constante en su producción inicial es la relación erótica hombre-mujer como el único camino posible para llenar el vacío de la existencia, para alcanzar la plenitud vital en un mundo carente de trascendencia. Y, de acuerdo con esta concepción de la existencia, la religión, la moral o el principio de autoridad se manifiestan como fuerzas negativas que impiden esa unión con la naturaleza, entendida como puro impulso biológico. Estas ideas serán repudiadas posteriormente por el autor y, a consecuencia de ello, tales dramas solo en parte serían recogidos en las recopilaciones de sus obras. Pero son textos que tienen interés por lo que algunos de ellos tienen de temprano reflejo de las nuevas tendencias teatrales. Llama la atención que, por entonces, Ramón acompañara su publicación con largas reflexiones sobre el teatro “real” y sus deseos y aspiraciones de un teatro más vital y más libre, lo que prueba su interés en dar con una fórmula dramática propia y el valor de autocomprensión y expresión que encierran sus dramas (pág. 136). De forma acertada, alguno de aquellos textos se incluye como apéndice al final del ensayo, junto a varios fragmentos de la significativa conferencia “El concepto de la nueva literatura”, pronunciada por Ramón en el Ateneo de Madrid en 1909; y otros escritos de la misma época.

 

Hasta 1929, Ramón no volvería a interesarse por el género dramático. Es su etapa de mayor popularidad cuando acepta el encargo de estrenar una obra de la que el público espera la mayor novedad. Sin embargo, el estreno de Los medios seres, “farsa fácil” que publicó primero en Revista de Occidente antes de su representación en el teatro Alcázar, no satisfizo tales expectativas y fracasó, a pesar de su llamativa puesta en escena donde los personajes aparecen con la mitad del cuerpo totalmente negra, como símbolo de la personalidad incompleta, parcialmente realizada y parcialmente frustrada, y quienes –al igual que el mito platónico de El banquete– ansiaban completarse, dadas las carencias inevitables de un solitario objeto amoroso, frente a los obtusos “seres completos”, siempre peligrosos y autoritarios. Apunta José Paulino que, en relación con su teatro juvenil, Los medios seres es una obra que aparece muy desconectada, tanto por la distancia temporal como por el drástico cambio de planteamiento al escribir para la representación, lo que conlleva una concesión a la convencionalidad en su resolución; y precisamente por esa falta de radicalidad de la propuesta, la crítica del momento, decepcionada, se mostró reticente o negativa. El estreno supuso, además, la borrascosa ruptura de la relación de Gómez de la Serna con Carmen de Burgos, por mor de un efímero flirt con su hija. Al año siguiente, en 1931, realizó un viaje a la Argentina de donde regresó en compañía de Luisa Sofovich, su futura esposa, muchos años más joven que él y madre de un niño de meses.

 

Sería Luisa, precisamente, quien inspiraría el último intento teatral ramoniano, el drama Escaleras (1935), que nunca llegó a estrenar. Antes, en 1932, escribió el libreto de una ópera, Charlot, con música de Salvador Bacarisse y promovida por la Junta Nacional de Música, que tampoco alcanzó las tablas y no fue recuperada hasta los años ochenta. La aparición en ella de dos Chaplin simultáneos, el personaje cinematográfico del vagabundo y el Chaplin real, “elegante, calavera y borrachín”, no deja, sin embargo, de ser atractiva y evoca en su recurso del desdoblamiento otras obras de autores contemporáneos como Max Aub (con la farsa de El desconfiado prodigioso) aunque sin la misma pretensión intelectual. Escaleras, por su parte, se relaciona estrechamente con las circunstancias biográficas del autor, la grave enfermedad de Luisa que empujaría a Ramón a la escritura de una alegorización muy reveladora de sus angustias. En la misma reflexiona sobre el amor y la felicidad a través del simbolismo que representan dos tramos de escaleras, el de la Felicidad y el de la Desgracia, ante los cuales las parejas de enamorados habrán de adentrase a ciegas. Dentro del carácter abstracto del planteamiento, Ramón construye su drama como testimonio de la posibilidad de superación de la desgracia y el infortunio, con el amor, precisa José Paulino, “ya no como impulso instintivo y natural de realización y consumación vital en el momento fugaz, sino como relación última de carácter espiritual  y salvador” (pág. 109).

Tras la Guerra Civil y su marcha de España, Gómez de la Serna ya no volvería a ensayar el género teatral. Al final de su vida, incluso, conforme a su evolución ideológica hacia formas violentas de la reacción antidemocrática, sus firmes creencias religiosas –tal vez a modo de consuelo, melancólico, ante la proximidad de la muerte– le llevarán a poner especial énfasis en hacer olvidar sus opiniones y obras del primer periodo, por lo que tenían de crítica a la religión como elemento coercitivo de la libertad humana.  Pero si, como asegura Andrés Trapiello en el trabajo anteriormente citado, Ramón es en sí mismo un Rastro, “un Rastro inacabable, universal, arcaico, es decir, laberíntico y completo”, donde uno puede encontrar de todo y “el que vale encontrará cosas valiosas y el que no, vulgares”, en el teatro de su anarquía primera, aun a despecho de los reconcomios del propio Ramón de senectud,  podremos encontrar sus lectores de hoy algunas claves fundamentales para comprender íntegramente su personalidad literaria, transcripción de su original y creadora experiencia de la vida plasmada desde una total sinceridad. En el Rastro ramoniano, nos dice Trapiello, “hallará cosas extraordinarias el que las lleva, en cierto modo, en sí mismo”. Si merece o no la pena rebuscar dentro de él depende de lo que aspiremos a encontrar en la literatura. Quien se adentre en su obra dramática podrá encontrar una honda visión reflexiva del ser humano y un cómplice con el que compartir la insondable complejidad del mundo.